齐白石
齐白石生于1864年的元旦,比另一位湖南名人谭嗣同还大一岁。出生贫苦,没有功名,由一个民间艺匠逐渐修炼成艺术大师。

微信截图_20170526110215_副本

(1864 —— 1957)

齐白石是以卖画为生的艺术家,定居北京后,齐白石自定润格,在他客厅里,长期挂着1920年写的一张告白:

“卖画不论交情,君子有耻,请照润格出钱。”

1创作中的齐白石

从做木匠的时候起,齐白石就靠手艺吃饭,所以他卖画卖印从不耻于要钱。迄今所知,白石最早的润格是1902年樊樊山给他定的篆刻润例:“常用名印,每字三金,石广以汉尺为度,石大照加。石小二分,字若黍粒,每字十金。”这张润格在远游十年中一直使用。再往后是吴昌硕为他定的润格:四尺12元,五尺18元,六尺24元,八尺30元,册页摺扇每件6元。

2齐白石自书润格告白

定居北京后,齐白石多自定润格,在他客厅里,有一张告白条:“花卉加虫鸟,每一只加10元,藤萝加蜜蜂,每只加20元。减价者,亏人利己,余不乐见。庚申正月除十日。”齐白石卖画卖印,从不讲情面,除极个别亲友外,不论是谁,都要照价付酬,不能赊,不能减。他托人办事,或受人以惠,大多以送画为报,他把这视为人情与物值的交换,如果他感觉不合算,下次就不进行这类交换了。

3齐白石 却饮图

1935年夏,周维善通过王森然赠白石画像,白石以一画相报;后王森然又领郑景康为白石拍照,并将所拍12张照片相赠,白石又报以画,但不久,白石在客厅挂了一张告白,说双方不合算,以后再有人照像画像一概不应酬。齐白石有时请别人(如樊樊山林纾等)写序文、题辞或纪念文章,也都依照对方的润例付酬,所谓“好朋友,明算帐”,一点也不含糊。

4

送礼物者,不报答;减画价者,不必再来;要介绍者,莫要酬谢。

5

绝止减画价,绝止吃饭馆,绝止照相。吾年八十矣,纸尺六元,每元加两角。

6

凡我门客,喜寻师母,请安问好者,请莫再来!丁丑十一月谨白。

7

凡藏白石之画多者,再来不画,或加价。送礼物者,不答,介绍者,不酬谢。已出门之画,回头补虫不应;已出门之画,回头加印加题不应;不改画,不照相,凡照相者,多有假白石名,在外国展卖。假画场肆,只顾主顾,为我减价定画,不应。九九翁坚白。

8

卖画例,无论何人不赊欠不退回,少一文钱不卖。招饮不画,送礼物不画。介绍不酬谢,刻印亦然。

9齐白石 杂画四屏

齐白石也决不为钱而放弃自己的艺术追求。初到北京、还租住在法源寺时候,就写过这样一个告白:“余年来神倦,目力尤衰。作画刻印,只可任意为之,不敢应人示……。作画不为者:像不画,工细不画,着色不画,非其人不画,促迫不画。刻印不为者:水晶、玉石、牙骨不刻,字小不刻。印语俗不刻,不合用印之人不刻,石丑不刻,偶然戏索者不刻。贪画者不归纸,贪印者不归石,明语奉告。濒生启。” 这段告白显示了齐白石孤傲不同流俗的一面,像“作画刻印只可任意为之” ,“非其人不画” 、“印语俗不刻,不合用印之人不刻”等等,很有点像郑板桥一类很有个性,画要卖钱,但不丧失基本的自由,不能被人驱使;顾主选择他,他也要选择顾主。

10齐白石 小鸡图

齐白石卖画及篆刻规例中,也有类似声明,如“用绵料之料半生宣纸,他纸板厚不画” ,“指名图绘,久已拒绝” ,“一石刻一字者不刻,金属玉属牙属不刻”等。诚然,为了挣钱,他有时也不得不迁就顾主,但正是靠了对艺术自由、个人志趣和独立人格的追求,才成就了他的杰出艺术。

11齐白石 寿酒

在20世纪画家中,齐白石不像王一亭、陈师曾、金城、吴湖帆那样有生活源,可以一心一意追求自己的艺术目标或自由的游戏笔墨,也不像某些以扒分、逐名为唯一目的,趋时迎合、卖掉才华、丧失艺术追求的“明星” 。他兼取两者,获得了两方面的成功。齐白石的成功原因是多方面的,其中两条最重要,一是他没有膨胀的物质欲望,生活节俭,自足于温饱小康,有充分的精力与闲暇进行艺术探索;二是他始终保持着人格与创造的自由,用自己的艺术创造市场,而不是被市场牵着鼻子走。

当然,卖画卖印对齐白石的艺术也有负面作用,这主要是卖画数量过多,为了卖画之需,即便没有兴致也画,不想画的也画,不免出现气力疲乏、技巧不精和大量重复之作。在历代中国画家中,这种现象是很难避免的。

12齐白石 扣门访旧图

13齐白石 芭蕉书屋

14齐白石 一帆风顺

12

叶圣陶曾这样评价过木版水印“它根据原画内容和笔意,持刀如笔,设色如画,用和原作一样的颜色和笔晕,在和原作一样的宣纸上来印,因而能够适应中国水墨画的特点,能够逼真地再现原作的真实面貌和它丰富而变化万千的笔墨意趣。”

讲真,木版水印法是四海八荒唯一一种可以精确复制、且是全手工制作的复制方法。它可静观宇宙,又可格心成物,是一个以笔墨为底色,水印刀凿的感官世界。

2017051902080219093

|再创造的艺术神话|

木版水印,是中国传统版画的重要门类,有鲜明的中国文化视觉形式。

起源于中国,有2000多年的历史,从佛教经文、书籍插图到明代的《十竹斋画谱》、清代的《芥子园画谱》等,这些宝贵的遗产,一直以雕版印刷的功能,把中国传统水印版画技艺推向顶峰,对世界版画和书籍出版产生了深远影响。

IMG_5725

朵云轩 木版水印

它源自中国古老的雕版印刷术,根据水墨渗透原理显示原作的笔触墨韵,“镂象于木,印之素纸”便是对这种工艺的诗意概括。它大致可分为勾描雕版套印三大流程,具体细分的话步骤则可达百多套。

• 勾描 •

首先要“分色”。将透明的薄胶版铺在画稿上,然后技师根据画稿上的色调层次划分若干套版,再按照原画稿勾描。在薄胶版上勾描好之后,将极薄的雁皮纸覆在胶版上,再描。完成后,反复检查笔触、神韵,同原作无出入。

• 雕版 •

把勾在雁皮纸上的画样粘在木板上,进行雕刻。除了要根据墨线雕刻外,还需要领会原画的风格、笔法,注意起笔落笔,使刀下生辉,才能把原作的精神和笔法传达得惟妙惟肖。

• 套印 •

各块分版刻成后,将纸张与木版的位置固定好,着水溶墨色,逐版印刷衔接,套印成画。而印刷使用的纸(或绢)、墨、色等材料,则和原作材料完全一致。

IMG_5726

朵云轩 木版水印套版 

木版水印技艺的神奇,不在于复印出一张表面上看似一模一样的画,而是真正地将画里的所有精髓都再现了出来。可以说,刀起墨涌间,绘的是传世精彩,留下的是一段史诗神话。

|朵云轩再现辉煌|

朵云轩自1900年创立之日起,就传承了木版水印这一传统技艺。历经百余年的研究、制作和拓展,朵云轩木版水印已经发展成为一门综合了绘画雕刻印刷再创造艺术

作为古老印刷术中的一种特殊技艺,木版水印是任何现代化机器所不能取代的传统手工艺,是以假乱真的“活的文物”,为后人复制了传世的精彩。

墨池特别推出

|朵云轩 木版水印专场|

(一)

IMG_5052(20170515-114600)

IMG_5086

IMG_5056

IMG_5082

IMG_5068(20170515-115507)

IMG_5070(20170515-115621)

IMG_5072(20170515-115811)

IMG_5073(20170515-115913)

IMG_5074(20170515-120009)

IMG_5076(20170515-120214)

IMG_5077(20170515-120321)

IMG_5078(20170515-120414)

|朵云轩 木版水印专场|

(二)

IMG_5176

IMG_5618(1)

IMG_5548(20170522-152058)

IMG_5181

IMG_5546

墨池特别推出

朵云轩 木版水印专场

5月26日 14:00

准时开售

限量88份

邀各位书友一窥四海八荒书画再造技艺之妙

于这芸芸众画中

寻找今生今世的十里桃花

请点击下方链接

商城链接

淘宝链接

▷ 商城客服微信:mochishangcheng

(扫码咨询客服)

墨池客服

 

丑书到底是什么
丑书就是最普通的劳动人民
写出的“民间书法”
与它相对应的
正是那些媚俗的
庙堂之高和装腔作势

前段时间我们平台发表了一篇名为《田蕴章炮轰王镛,无知者请住口》的文章,发出来当天,就引发了极大争议。一部分力挺王镛者,认为“否定王镛书艺,预示着中国书法将至少倒退二十年,否定王镛,中国书法的传承和创新将成为一句空话,中国书坛将集体回到写字时代”。

而另一部分站队“田氏”书法的读者则认为“田氏书法有古风,是正统传承。之所以出现王镛类似的‘丑书’,是时弊所致,是时人艺术欣赏水平的集体下降!”

1▲汉 成山瓦当

2▲汉 爵至彻侯瓦当

借用时下流行的那句话“我不赞成你的观点,但我捍卫你说话的权利”。我们来讨论王镛和田氏的书法,首先要明白王镛的书法从哪里来,要到哪里去?

3▲汉 合水置当瓦当

以常人之眼,审视中国五千年书法,大抵每次都会拿出《兰亭序》或“唐楷”来对立时下“丑书”,作品的优劣高低,他们并不是从学术的高度和深度来论证,而是以王羲之这块“书圣”的招牌而一盖天下,仿佛在他们眼里,除了“二王”一脉的“文人士大夫书法”或“名家书法”,充耳不闻游离于“主流”之外,包括战国秦汉简牍、砖瓦陶文、敦煌遗书、楼兰残纸以及商周金文、汉魏碑刻等的“民间书法”。

4▲汉 路氏受光瓦当

5▲汉 大家常完瓦当

这里用“民间”二字尚不完全准确,只因这些遗留下来的书迹,大多未署名,留给后人的就成了“无名氏”书法,无从考究,也不为官家所认同。

随着清代碑学的兴起,文人士大夫开始把视线着眼于金石铭文——青铜器铭文以及碑刻;尤其是二十世纪的考古新发现,历朝历代的墨迹碑刻被蔚为壮观的发现翻新,人们的认识才从过去“钟王”统领下的书风,向民间书风倾斜,“取法”对象的可选择性,也让当代书法家呈现多彩之姿。

6▲汉 京师庚当瓦当

7▲汉 鼎胡延寿保瓦当

时代的审美,促使像王镛、沃兴华等一批书家对这些无名氏书迹所表现的生拙、奇异的审美意趣的激赏,继而临摹学习,成为最具先锋的一批开拓者。伴随着其书风的创造性和开拓性,一反长期以来固化单一的审美趣味,而对当代书法界影响甚巨。这样的结果,引起了一部分人激烈的抗议和反对,这种抗议和反对慢慢就衍生出了我们今天谈论的“丑书”。

8▲汉 富宜酒食瓦当

丑书到底是什么?丑书就是最普通的劳动人民写出的“民间书法”;与它相对应的正是那些媚俗的庙堂之高和装腔作势。

今天,走寻就带读者朋友们一起来看看“汉朝的瓦当书法艺术;也让读者自己循着这里的脉络去重新审视一下王镛以及所谓的“流行书风”之“丑”。

9▲汉 九世长乐瓦当

10▲汉 路氏受光瓦当

11▲汉 雒瓦当

瓦当作为装饰屋檐和保护椽头的一种建筑部件,古往今来曾长期获得中外学者和艺术家的青睐,具有极高的学术和艺术价值。

瓦当上的文字多数为吉祥之语和纪念之语。瓦当所使用的书体,为适应建筑装演的需要,多取小篆、缪篆和鸟虫篆。瓦当中亦偶见隶书,但装饰趣味明显弱于篆书,所以在瓦当中不占主流。

12▲汉 舍瓦当

瓦当的纹饰造型千姿百态,其画像之精美,图案之瑰丽,文字之隽秀,造就了中华民族独有的瓦当艺术,是华夏文明宝库中一颗璀璨的明珠,备受世人珍视。

13▲汉 四夷尽服瓦当

瓦当铭文,是当时工匠艺人的创造。作为宫廷建筑的需要,其中多数作品适合了帝王贵族统治阶层的审美趣味。因此,那些装饰味浓重的瓦当,很可能出自工匠艺人中的高级层次。在封建社会中统治阶级为满足自己的审美需要,选择工匠中的高级艺人,是很自然的事情。

14▲汉 天降单于瓦当

15▲汉 田氏富贵瓦当

当然,汉代瓦当中亦有错别字乃至不可释读者,虽不占主流,但与上述一类不同,有可能出自民间文化层次较低的工匠之手。

作为汉代的工艺书法,瓦当铭文给后人以丰富的美的享受,对篆刻艺术家来说是至为宝贵的资料。它既记录了中华建筑文化绚丽的一页,也体现出汉民族的审美情趣和隽永的艺术魅力。

16▲汉 咸况承雨瓦当

17▲汉 永受嘉福瓦当

18▲汉 长生吉利瓦当

19▲汉 长药瓦当

20▲汉 船库无极瓦当

21▲汉 富贵寿乐瓦当

22▲汉 为臣忠信瓦当

23▲汉 维天降灵 延元万年 天下康宁瓦当

24▲汉 与天无极瓦当

25▲汉 醴泉流庭瓦当

26▲汉 众芳芬苾瓦当

27▲千金宜富贵当瓦当

28▲维天降灵延元万年天下康宁瓦当拓本

29▲长乐未央瓦当拓本

30▲飞鸿延年瓦当拓本 清拓 北京大学图书馆藏

31▲万岁半瓦当拓本

32▲永受嘉福瓦当拓本

33▲长生未央瓦当拓本

34▲汉 维天降灵瓦当

35▲汉 永受嘉福瓦当

36▲千秋万世瓦当拓本

37▲关瓦当拓本 清拓 北京大学图书馆藏

38▲常乐半瓦当拓本 清拓 破禅室藏

39▲汉 长乐未央瓦当及拓片

40▲汉 长毋相忘瓦当

41▲汉 光耀块宇瓦当

42▲清 端方题汉瓦当轴

12

1

一个时代的大师

日本有一位极富传奇色彩的书坛巨匠,在他安贫乐道的“耕种”自家的一片“自留地”时:不收学生、不卖作品、不参加展览。他不想以书法为谋生手段,“愚彻”的守贫挥毫三十载,心静澄明的守护着一片净土。当他用自己制作的墨在纸上写下“愚彻”两个字的时候,就知道应该贫寒的去书写自己的人生。

1

井上有一初期代表作“愚徹”

2

现前

在他去世后,他的作品却引起世界美术界的极大关注,他就是日本书坛巨匠井上有一,至真至诚的,不管前面有任何的困难,是咬紧牙关把事情做好的一个人,对艺术的终极究竟怀揣着一片热诚之心,完全把自己推到了贫困的绝境之地,血淋淋的实证汉字所能达到的边界与可能性。

井上有一“愚”也就罢了,还要愚的彻彻底底,“贫”也就算了,还要贫的一塌糊涂。他的这种守拙的修行方式,无意中造就了井上有一。

3

日本书法家井上有一

愚彻和贫穷暗合了自然界的高深法则,也暗合了中国道家学说的“愚民之法”和佛家的清贫当能“明心见性”。艺术的本质就是进行生命苦行的修行,更是遮去浮华、明朗清净才能纳入大明界的智性修为。井上有一一生的贫寒和愚彻真真切切的实证着这一点。

美国的抽象画巨匠罗伯特·马扎威尔曾经指出:井上有一具备了近代绘画放弃写实主义后所追求的终极真髓。他是二十世纪下半叶名列前茅、屈指可数的伟大艺术家之一。

4

不思议

5

Haru no yo no yute no kakehashi todae shite mine ni wakaruru yokogumo no sara

汉字是人类共有的艺术,在传统书法的基础上,当代书法家如何继承和更好的发扬传统,这是作为当代书法家所值得深思的、也是非常必要的问题。井上有一虽然死了,但他的作品里面映射出来的生命体仍然是鲜活的。他的作品是值得当代艺术家深思和学习的。

1916年,井上有一出生在东京平民区一个贫苦的旧家具商家中。生在这样的家庭,井上有一却一直梦想着当一个画家。家里供不起他上美术学校,他只好进入国立师范学校就读,19岁便当上了老师,用自己工作得来的钱跑到城里去上画塾。 

6

柿本人麻呂歌 なるかミの

7

8

学美术的花费相当巨大,井上有一当时学的是油画,和其他手头充裕的同学相比,他就像一个挥舞着梦想当颜料的小丑。就这样边工边学坚持了五年之后,他放弃了油画。

9

井上有一在写字

他从1939年始习书法,1950年在书法界崭露头角。1958年在第二次世界大战结束后首先举办的比利时布鲁塞尔万国博览会纪念展览——“近代美术五十年”展上,被推选为日本代表。

2

坎坷艰辛的艺术之路

贫穷带给井上有一的影响不完全是负面的,他有一个很创造性的认知:他认为写下来的就是书法,不一定非要拿毛笔,炭笔写就的也是书法。 井上有一写了几十年“贫”,他甚至一辈子都没有跨出过日本一步,但是他的作品是划时代的。

西方人研究他,认为他建立起一个东方的抽象框架。从内在去看,井上有一的创作正是从内在溢出的力量。他不依靠外在,外在的事物没有那么大的力量和冲击。

10

东京大空袭

二战时美国人对日本东京大轰炸,井上有一曾经被认为已“遇难身死”,其实他混在被烧死十万之多的尸体中整整躺了七小时后才苏醒过来,这段经历把他导向庶民艺术家之路,之后创作了“东京大空袭”。发现自己没有死,他很受刺激,知道生命之脆弱,命运之无常。

他在书法作品中写道:“这么多人给炸死烧死,大概有十万人在大轰炸中死了,无辜的人,为什么一夜之间死去?妇女儿童有什么罪?头炸没有了,肚子开了花……”

11

12

莫妄想

井上有一像禅僧一样顿悟了。“人生命运既然是这样的不可捉摸,这样的不可掌握,不管青红皂白一块儿炸死,那么,我也是侥幸捡到的一条命,现在什么都不怕的了。”

井上有一从小就喜欢写字画画,后来他发狂似的写字,越写越大,他定做了大马鬃毛笔,马毛比羊毫狼毫更长更硬,适合写大字。

1314

井上有一临颜真卿

他传统功夫也很深,传世作品中有很好的颜字一路的书法,大草书更精彩。但他决然说道:“我要把墨汁泼到书法家们的脸上,什么书法不书法?我就要这么写,不要传统,不要创作,我想怎么写就怎么写。”多么看不起所谓的书法家,看不起所谓传统,连创作也不放在眼里,一任心中之感觉,之真情绪发动,和一些禅宗高人差不多。

像独行侠,一路孤独前行。他一生中写得最多的字是“贫”。越写越贫了,不想去卖钱,不迎合流俗。他用纸是很多,一张八尺匹就写一字。他还定做一米乘十米的纸,看他写字在纸上边走边写,这纸必定又厚又韧,必须得是有皮料的上等好纸,差纸是经不起的。他嘴里声声叫,像吹气也像倒吸冷气,又竭尽全力似的拉动毛笔。

15

16

这样的好纸,在日本是很贵。看他的“贫”字多种多样,但个个“贫”字都心高气傲的,一往直前的,横眉立目的,看了很感动。只感觉到他的可敬,轰轰烈烈的大侠味道,没有一般贫人的懦弱寒酸气,只是铮铮铁骨的浩气。

井上有一写“贫”字的时候,先在白纸上画出“脚”,再画上“躯干”,然后画上“脸”,最后给它戴上“帽子”——他是把字当成一个人来画的,它有自己的骨骼结构。“贫”之一字,亦有他自己的投影。

3

 “笔势”与“行气”—井上有一书法

井上有一的作品透露着纯粹性,他的结构性很单纯,他的书法作品里没有添加颜色,而是在黑白关系中藏着很多东西。西方人可能看不懂字本身的意思,但是能看到他作品的结构,比如“贪”的结构就好像上面是一个房子,下面有人在走。 

17

井上有一在看自己的字

18

19

他的作品有一种内在的禅意。他写“塔”字的时候,并不是从偏旁开始写,而是从下开始落笔。人们问为什么从下面写?下面是个“口”,他回答说盖房子不是有地基吗?所以这个“塔”字,从下面写和从上面写完全不一样。从下面写,“塔”就有基础在那里,盖一座活的“塔”,这个“塔”就能有很多不同的风采、不同的气质、不同的趣味、不同的含义。

20

21

井上有一的墨迹

井上有一在临死前两个月,曾在一个书法展上笑着说自己得了癌症,还有两个月的生命。两个月之后,他真的如约去世了。连死生亦是纯粹坦荡,其人其作,都近乎禅。 在过世前,他写了一幅字:“守贫挥豪六十七年”。这是他对自己一生的评价,也正是他的厉害之处。

忘我的奋斗使他疾病缠身,患上了肝硬化,时至六十九岁谢世。逝后京都国立近代美术馆收藏他的代表作62件,并举办了大型回顾展,展出了120件作品。

22

井上有一的绝笔——心

井上有一是一个承上启下的书法家。他把书法从室内的案几、书台拓展到了公共空间,当然他不是一个开创者。当时也有同时代的书法家认为:“书法既是造型艺术,又是空间艺术和时间艺术,书法必须是富有生命力的表现。由于战后意识的解放,这种观念的产生是势所必然的。新的运动所带来的强大创造力,在青年人身上表现得尤为突出。”(上田桑鸠《蝉之声》)

日本少数字书法风靡一时。所以,他的巨幅少字书法,必须放在一个更大的展览空间,才能获得出人意料的效果,几十幅不同的字构成一个整体,这类似于装饰艺术。

23

噫横川国民学校

24

利润扩大

《利润扩大》这幅作品内容:“利润扩大,狂免暴走,经济成长,全土开发,自然破坏,生态混乱,大气污染,海土污染,牛胲药渍,鱼类亦然,野菜无季,农药化肥,鸡卵制造,无机食物,悉皆无味无香……”

与我们现在这个时代无疑高度一致,可以感觉它的笔墨是多么激愤,但激愤之余,“笔势”与“行气”是一致的,而且完全符合起、承、转、合的衔接;也有笔势的转换,有起笔、中段运笔、收笔的这么一个完整的过程;也有情感随笔墨推进的积蓄、迸发、爆炸这种符合书写内容的美学体验;笔势的转换在少字书法与临颜家庙碑当中体现得最为明显。

25

草野心平诗  蛙诞生祭

26

用竹炭在写字

井上有一炭笔的书写,体现着书写的澄明境界。很多炭笔作品中,都有涂改、涂抹的痕迹,影像显示,井上有一炭笔书写的速度非常快,简直是奔涌而来。与毛笔一样,这很容易陷入肤浅的论断。

我们分析井上有一的炭笔书写,其实在线条内,线条与线条之间,仍然遵循着内在的笔法。抛弃一切成见,井上有一的炭笔线条力度是十足的。通篇没有弱笔,感觉不出一丝多余的线,一些欹侧、交叠、变形都贯通着自然之气力。在《十牛图—序九》中,涂涂改改、歪歪扭扭、不着调调,整体来看,确实有一种幼稚、混乱的印象。

27

十牛图——序九   碳棒

从每一个字来讲,这幅作品都中气十足,不像小学生或初学者那样,虽有形,但无气,这些字其实都非常精彩,比如两个“之”字,虽然不能说“处理”得很妙,但呈现出来的那种味道,是无比伦比的。“观有相之荣枯,处无为之凝寂,不同幻化”这几行字,笔笔力到,出神入化。井上的炭笔字,几乎很难找到“呆板”的死面目,一笔下去,往往贯穿全篇。

28

井上有一

井上有一曾在《书法的解放》一文中,提出了三项颇具批判性的主张:

一、将书法从“书法家的书法(玩技巧)”中解放出来,变成“人的书法(能看见纯真心灵的书法)”。二、为此,要把我们(书法家)这些表现者从一切束缚中解放出来。即从“书法家”的束缚中解放人性。三、作为第一步,首先要对保守的书法界造反(把自己从书坛中解放出来)。

29

身披书法的井上有一

30

すずむし

他曾说“没有比书法家自以为垄断着书法更滑稽可笑的事。书法是万人的!解放书法!书法家,放下你的幌子吧。人人必须是书法家。书法家,赤条条来吧。豁出去摈弃一切,作一个人重新起步吧。我首先,要向我自己这样大吼。”

1952年正月,井上有一正式以决裂的方式告别日本书坛。

中国美术学院王冬龄说他是“从书法冲出来的一名现代艺术领域的骁将”。其实在我看来,他不单单是骁将,也是那个时代的境界。

1_副本余秋雨 文化苦旅

余秋雨先生是位非常认真的人。我把整理后的访谈稿请他审阅,余先生回复我说给他几天时间,“这次(访谈)牵涉的问题有很大的理论深度和学术难度”。余先生是在前往重庆与江苏作文化演讲的空隙整理出这个访谈稿的。接到他的改稿后,我着实吃了一惊,余先生用红色笔几乎是将全部的文字重新编写了一遍—将访谈语录整理得更加严谨。实际上,我们发给他的整理稿已经是很规范“很有看头”了。他附信说:“随口漫谈缺少逻辑的严密性,口头逻辑与书面逻辑很不一样,何况变成文字后又失去了口头表达时的重音、停顿、表情……”
余先生是位有社会责任感与使命感的文化人。他对中华文化及世界人类文明投入了无比的热情与深层的思考。却不大关心别人对他的指责,他说他没看过自己的博客,对博客“彻底不管”。我采访余先生是在5月29日,请他审稿期间出现了“捐款事件”,便又请余先生谈谈此事,这是余先生就“捐款事件”比较全面的回复。当我们没有正面接触一个人、一种事物时,所有的品评不免带有一定的“主观想象性”,真正地了解需要近距离的接触。所以我提议:请大家走近余秋雨。

2_副本余秋雨  《踏莎行苦旅》

书法,中华文化的生命线

张公者:如何评定中国书法在中国文化中的地位?

余秋雨:书法在中国文化中的地位分两个属性,一个是工具属性,一个是精神属性。

所谓工具属性,小而言之,书法是日常生活中的交流工具;大而言之,中国文化能够流传到今天,也是以书法作为工具,这条黑黑的墨痕其实是中华文化的生命线。

书法在中国文化上的精神属性,是中国文化人格最抽象的一种描绘方式。那些流动的线条正好对应着历来追求的君子风范,他们的举手投足,他们的风雅品貌,都在这个线条当中体现出来了。一个人从小每天在书法当中慢慢地磨炼,就是在修炼自己的精神品格。

只要懂书法,从满纸云烟当中就可以看得出中国文化人格。

张公者:书法的工具性是独一无二的。离开了汉字这种文字工具与载体,书法就不复存在。可以这样讲,人类文字当中唯有汉字可以作为艺术创作的工具与载体。作为记录语言的汉字与作为艺术的汉字书法成就了人类文化史的辉煌。作为工具性的存在,它是物质的;作为艺术性的存在,它是精神的。

余秋雨:这里有三个范例,王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》和苏东坡的《黄州寒食帖》。这三种法帖可以说是中国人格美学最典范的体现。三种强大的人格,通过三幅书法,概括了中国古代文化人格的三个高峰,而这三个高峰又各自具有很大的时代概括力。

王羲之的《兰亭序》,它产生在魏晋的乱世。中国文化许多奠基性的创造往往都是在乱世完成的,王羲之的《兰亭序》就具有这种奠基性的重要价值。王羲之的书法潇洒典雅,既有君子风范,又有魏晋名士遗留的那么一种浪漫和收敛,体现了当时中国最优秀的一批文人的集体人格。后来的很多文人、书法家几乎每天都要背写一遍《兰亭序》,但主要是临摹笔触和布局,却很少品味《兰亭序》的文本内容。其实《兰亭序》的形态和内容是互相辉映的,我们可以由此更清晰地了解他们这群人的精神风貌。因此我总是要求我的学生顺便关注一下《兰亭序》的文本内容。你看,王羲之先讲他们聚会的时间、地点、气候、气氛,然后就讲到了人生观。他说人活在世上有两种追求,对内可以寄情抱负,对外可以寄情山水。不管是寄情山水还是寄情抱负,只要情绪安定而不躁动,都可以。怎样才能使人安定下来呢?那就要求这个人必须要有理念。当时在魏晋名士中最常读的理念就是要贯通生死。而王羲之说:我在意的不仅仅是贯通生死,而是要贯通古今。如果是贯通古今的话,我们今天的聚会就非常有意思了,大家留下那么多诗,我还写了这个序,时间就像眼下的流水一样流去,以后总有一天会有很多人看到的。这是一篇表现君子情怀的优秀短篇散文。王羲之的笔墨是这种情怀的杰出外化方式,加在一起成了那个时代文化人格的精彩代表。

《兰亭序》是公元4世纪的事。我们再跳到公元8世纪,要看看颜真卿的《祭侄文稿》了。这个《祭侄文稿》不仅是书法杰作,而且还是在中国历史最大折裂处的一次人格大奔放,极其灿烂又极其悲壮。我所说的中国历史的最大折裂处就是“安史之乱”。“安史之乱”爆发时,朝野在震惊之余束手无策,第一个站出来组建武装力量长途平叛的,居然是颜真卿本人。他们全家,为这场战争作出了极大的牺牲。他们以一门悲烈,维持着大唐文明,抵制野蛮的罪孽。两年以后颜真卿亲自写文来祭侄子,他以笔墨哽咽着,以撇捺祭奠着。那淋漓顿挫的笔触,撕肝裂胆的篇页,我每次看到都激动不已。激动的程度,超过观看毕加索那幅抗议法西斯暴行的《格尔尼卡》。从8世纪到11世纪,我们又拥有了苏东坡的《黄州寒食帖》,苏东坡没有王羲之那么好命,也没有颜真卿那么磨难,但在文化上却又比他们更全才。在文化上,他几乎什么都行,因此多种风浪也就汇聚到他身上。

如果说王羲之是乱世当中的典雅人格,颜真卿则是盛世当中的悲壮人格,那么苏东坡则代表着一种更理想化、也更亲切的放达人格。

三个帖让我们看到了三个人,而这三个人又是三个群体的最高体现,这三个群体又反映了三个时代,这三个时代又是中国文化的关键时期。所有懂得中国文化史的人都知道,魏晋、大唐和北宋,这三个朝代加在一起的话,中国古代的辉煌,我想大半可以涵盖了。因此,三幅行书,成了中国文化史最抽象的、最概括的外化形式。同时,也构成了中国文化史最壮丽的部分。

张公者:这三种法帖不仅是书法艺术杰作,同时也是作者人格的体现。是那一时代的精神、文化与杰出人物的代表。后人把三种法帖称为“天下第一、第二、第三行书”是有深刻涵义及令人信服的。它们体现出的不仅仅是书法艺术创作本体的高超,在文本上也给人启迪,对生死、人生、国家、庶民,都有让人值得思考的论述。
法国的熊秉明先生曾说过:书法是中国文化核心中的核心。您同意这种观点吗?

余秋雨:我同意。我曾经谈到过类似的观点。我刚刚分析过,历史上重要的书法作品已经处于核心中的核心地位了,别的文学艺术门类不要难过。欧洲著名的文化人类学家荣格说过,一切文化最终都沉淀为人格。我进一步说,人格的外化方式一定是抽象线条,中国书法的线条把中国文化人格的几个重要方面都充分呈现了。你看,笔墨的流动状态就是逍遥游,君子高高大大的袖口在转笔处抖动,他们的表情变化,他们的气节刚正,全在笔墨间体现出了雍容与华贵。他们还必须遵守规范,在规范当中取得自由,孔子所说的“从心所欲不逾矩”,正好体现在书法当中。这种抽象提炼,恰恰是最高提炼。

8年前,在法国的塞纳河畔,我曾经和一个法国建筑学家有过一次争论,这个争论当时凤凰卫视播放过。那位法国建筑学家非常喜欢中国,喜欢中国各种各样的生活方式和文化方式,但他对我说,他有一点不喜欢的就是中国的审美水平太低。我说你指的是什么?他说你看,全是大红大绿,大金大银,大红灯笼,画龙画凤。他说不仅在北京看到,而且在世界各地的唐人街也有看到。他说,世界上任何具有审美水平的人都知道,艳俗的色彩泛滥是低级审美,你们怎么就永远也走不出这个低级审美呢?我听了就明白了,说你说得很对,但是你误解了中国几千年的审美传统。我讲了两个证据。第一,在2500年前,世界上首批大哲学家同时问世的时候,只有一个哲学家提出了“五色令人目盲”的观点,他就是中国的大哲学家老子,我没有看到其他文明故地的哲学家提出过类似水平的观点。“五色令人目盲”,说明中国人并不喜欢艳俗的东西;第二点,我希望你注意,世界上只有一个民族用一种黑色的线条横贯几千年,构成了自己文化审美的最高形态,所以说中国人其实比世界其他民族都知道收敛之美,单纯之美。他抱歉地说,他都不知道。他说,希望你们能保持癌我说我们一定能保持,一定能够恢复到这一点。

张公者:当我们在研究古代书家的生平时,我们知道王羲之、颜真卿、苏东坡都是“为官者”。中国古代书法史上名家也多是官员。那么,中国书法和古代政治间有什么样的关系?

余秋雨:没有直接的关系。宽泛地说起来,古代的政治生活中离不开书法,中国的政治人物大部分都是文人,文官在从事政治活动的时候其实是以自己的文化人格作为基础的。书法是文化、人格之外化,所以当然和政治有点关系,但书法和政治构不成一个独立的、可以讨论的关系。

张公者:书法在今天的社会生活中有什么样的价值?

余秋雨:“五四”以后推广白话文,钢笔文化“战胜”了毛笔文化,留下来的毛笔文化主要是一种美丽的工具性存在。

张公者:过去人们用毛笔来进行书写,记录语言,那个时候可以理解为工具性。而今天大家不用毛笔写字了,甚至连钢笔都不用而直接用电脑了,为什么还是工具性存在呢?

余秋雨:这是因为书法进入了公共审美阶段。当代书法在公共审美领域又出现了几种方式,例如旅游点的碑刻,商店的招牌,书画展览中的展示等等。由于表达工具主体的改变,很多人已经不会写书法,因此书法已经不能作为人格的一种外化形式,因为很多很好的人,字写得很坏。现代书法家人数也不少,但在全社会中还是很小的一群,书法在他们手上更多地是审美形式,而不是人格外化。其实在古代,一个具体的人的书法技术与他的道德品质也不能等同,我说的人格外化是整体化的。

张公者:所谓书品即人品。如您所说的书法的另一个最重要属性—精神属性,它是书法得以传承数千年不衰的令人神往的高贵品性。

余秋雨:钱鍾书先生曾经提到,“文如其人”的说法有很多例外。说“文如其人”或“书如其人”,不是一个规律,而只是对少数完全合一的人的赞叹。

3_副本余秋雨题昆仑第一城

拯救公共书法

张公者:所谓“书,如也”“如其学,如其才,总之,如其人而已”。书如其人,此之“如”,主要是指人之性情,人的性情在作品中是可以体现的。而非如其“人品”——品德。只是我们在论书时,必当论其人,书者的良好品行又增加了书的份量,书品便成了人品,提升了人格魅力。

余秋雨:我们历来对“人品”、“品行”等等的说法实在太空泛,人人都可以这么自称,没有什么标准。其实,最大的人品是对公共领域负责。对书法家来说,有没有勇气在公共领域驱除以书法名义出现的恶浊,保护我们中国文化的美学珍宝?这就是人品的大体现。

这事我必须说得严重一点,当书法在公共空间和公共建筑上出现的时候,书法具有某种群体审美强制性。试想,如果你不喜欢某位“书法家”的作品,你可以不买他的字、不买他的书法集,可以不进他的书法展览会,但当他的作品挂在一个大楼的上面,那对不起了,低头不见抬头见,你天天眼睛要看到它,没有躲避它的任何可能,如果这个时候你把眼睛遮起来,就有可能会撞车。所以这是一种强制审美。成年人看了也就罢了,最遗憾的是孩子,经过这个大楼的几万、几十万孩子,他们可能对书法本身不了解,但由于每天看,他适应了这种书法,就会在他脑子当中打下这样的书法范本,或者打下书法的底子。如果这个书法是丑陋的、散架的、不成等级的,那么实际上这种书法就在公共审美领域里边造成了邪恶。这种审美邪恶造成了一种我们所非常不喜欢的异向审美适应,那是对健全人格的摧残。

张公者:美有尊严,如同人之尊严。美的品格同样是不能亵渎的。

余秋雨:在我看来,美的尊严和品格,现在首先体现在公共审美上。我想懂中国文化现状的人都知道,公共书法当中有太多太多难看的字。我不用电脑、不上网,但突然发现了社会上在流行一种很难看的行书,这是怎么回事?一问,是从网上拿下来的。还有,我们经常能看到一种又笨又俗的隶书,也是“电脑体”。除了“电脑体”,还有一种自认为能写毛笔字而实际上却完全没有理由成为公共书法书写者的企业家、官员写的,也成了一种审美阴影。

张公者:如何解决这个问题?

余秋雨:我认为责任不在那些企业家、官员和被大家误会了的“书法家”,而在于我们的书法家协会。中国书法家协会应该承担监管公共空间的书法责任,至少维持一条起码的底线。我想,书法家协会如果这样做了,大家都会服从。

我曾经参与对上海古建筑的保护性咨询,事实证明相当有效。阮仪三先生是同济大学的教授,他曾经为保护当时的平遥古城、保护周庄,起到了极好的作用。现在的官员和民众,都愿意听他和他的同事们的劝说。你们堂堂的中国书法家协会,如果成立一个公共书法监管委员会,我相信分管城市市容和建设的副省长、副市长他们会非常高兴。如果以这样一个专业委员会的名义来裁决,一定比省长和市长下令有效得多。

现在某些单位为了显示自身的重要性,常常会邀请一些领导人题写牌匾,这也会把领导人推入一个尴尬境地。多数领导知道自己在公共领域的权力与自己的职位无关,但也有少数领导人并不知道。他们以为,题写牌匾是对某行业、某地区的一种关怀,其实是忽视了公共书法的审美门槛。这情景,就像让一个不太会唱歌的领导人在广场领唱,或不太会画画的领导人当众作画。因此,成立一个类似于“公共书法监管组”的专业机构,可以作一个提醒,让那些领导人知道“公共书法”这个概念。

张公者:成立“公共书法监管组”,这个建议很好!这个组织可以由政府牵头,由书法家、文字学家、文化学者组成。是一种纯学术性的,使命性的,但这种行为必须是政府的,只有政府才有这个“权力”,才能执行下去。我在辽宁工作期间,曾向兴城政府提议过有关兴城(古称宁远)“明代一条街”牌匾的建议,同样是没有结果的。我们的力量有限。这里面还涉及到诸如各家各户请书法家题字费用等等一系列问题。政府应当有一部分公共资金用于此处。实际上我们的优秀书法家们同样可以低费或免费题字。

余秋雨:不能过于依赖政府官员在这方面的审美素养,而应该进一步发挥文化人主动介入公共事务的积极性。在这里,公共事务同时又是传统保卫战。千万普通民众在街市间获得的对中国书法的感性认识,是中国书法承前启后的基穿我想对书法家们说,公共书法的事,比你们举办私人展览和出版书法集重要。如果广大民众在街市间接受了书法的负面教育,那么,你们自己的书法再好,也会进入一种不适合整体生存的“风土”。

张公者:可是我们今天所谓的书法家有多少真正堪此称谓呢?挂在公共场所的字有那么多,不也都是“著名书法家”书写的吗?

余秋雨:因此我希望“公共书法监管组”里边的人数要比较多。通过无记名投票,决定本地和外地适合上公共书法的书法家的名字。即使是书法家,有一部分人也不适合写公共书法。有些人的书法写得很好,但不适合放大,而有些书法家的字就非常适合放大。譬如像沙孟海先生的字丰腴沉着,放大了很有气派。相比之下,启功先生的“深圳水库”四个字被放得那么大,伸展在大坝上就显得不太合适。郭沫若先生的字有时顿捺之间用力过度,但“故宫博物院”这几个字很平静、很大气。针对这种情况,公共书法监管组就管不到了,因为监管的只是“底线”,而这里说的是“风格”。但是,当公共书法的认知水平全面提高了,风格的讨论也就能成立了。

张公者:强制审美常常造成审美标准的确定。如果我们提供的“强制审美”的标本是真美的,那么对受众的“强制审美”是有益的。相反,强制审美的标本是伪艺术,是丑的,那它所造成的毒害是极为可怕的。现在充斥在我们的城市、乡村,建筑、景点中的无处不在的让人难以忍受的、不堪入目的招牌题字,这不仅仅是书法审美无序的表现。这种丑陋书法的强迫审美不仅是一种对人精神上的摧残,更可怕的是贻误后人。还有可怕的是制造这种强迫垃圾审美的人却自以为是在创造美,自以为是在展现美,自以为是美的使者……真是自以为是到极点。当受众形成异向审美适应,美的标准就改变了,直接导致审美水平的低下,我们不能要求大众具有专业的艺术水平与审美能力,而我们要提供给大众一个正确的审美取向,审美标准,公共空间的艺术品是极为重要的。

余秋雨:“强迫审美”和“强制审美”的概念我不想正面提出。我所反对的是公共审美中那种负面强制,却不主张对于正面审美进行强制。公共书法的正面审美,空间极大,而且我也不排斥那种稚拙化的游戏体、刻版式的印刷体。但是,只要一摆出书法的架势,我们就要认真一点。因为一旦成为公共书法,就成了一所“开放大学”—“书法开放大学”。当然,这所开放大学里也有极大的自由,可以选课,可以认师,可以创新,也可以离开。甚至,也可以叛变,却不可以兜售假冒伪劣产品。

张公者:前段时间我们去浙江嵊州拜谒王羲之墓。当地政府、民众很重视对王羲之墓的保护,并举行各种活动纪念宣传书圣。也是去年的时候,到山东的费县拜谒颜陵,颜真卿家族陵地附近的农民自发来保护它,有些并非颜真卿的后代,当地政府也很重视。

余秋雨:好,那好极了。我们所有喜欢书法的人都应该感谢当地的这些民众。这个财产是属于全中国的,甚至说是属于全世界华人的。

张公者:书法是可以在当代文明中能够与古代文明对接而形成了独特的文明线。一根书法线条将几千年的文明史连接起来,连古连今,连线未来。它是中华民族的一条生命线,记载中华文明的历史。今天我们要保护书法,就是在保护文明。

余秋雨:目标很大,但工作应该很具体。很多年前我曾经做过这样的事,和一些文化人一起在上海看看哪些老建筑是必须要保护的,不能拆掉的。后来我们的行为纳入了政府部门的行政行为。对于公共书法,也可以组建这样的“巡查队”。我建议把公共环境中的题字分几个等级,一个是不可容忍的,一个是可以商榷的,一个是可以保留的,三个等级。

张公者:组建一个全国性的“公共书法巡查队”,对全国各公共场所进行清理。这是一项大的工程,各地方政府同时成立这种机构,对一些老的题字要注意保护,不能在清理过程中把好的东西清理掉。

余秋雨:有些公共场所的书法,也可以用“集字”的方式,把中国古代一些经典的行书、楷书、隶书法帖中的字选出来进行组合。这也会起到书法美在公共领域的传承作用,当然,“集字”也要讲究布局、接气、对比。

张公者:拼字、集字也不失为一种好的方式。若找不到合适的当代书法家题字,集古人的字最起码不让人生厌,仅书法艺术本身的美是很高的。只是集古人字少了时代性。当代书法家应该承担起公共书法的责任,把优秀的、适合展示在公共场合的好字留下来。也是给后人留下美的财富。

余秋雨:你说得很对。但是我倒是很希望我们大都市的公共书法中,能够同时陈示经典书法和当代书法的风范,让街道成为一条有着时间深度的文化长河。

4_副本余秋雨《心经》

当代作家与书法

张公者:我们谈到王羲之、颜真卿、苏东坡,谈到《兰亭序》,他们是了不起的书法家,又是作家,尤其苏东坡更是全才。《兰亭序》是文本内容与书法艺术完美结合的杰作。我们先不谈当代书法家的文学水平,先谈谈当代作家的书法。

余秋雨:对当代作家,不能在书法水平上强求。原因是,在20世纪前期,钢笔文化已在总体上代替了毛笔文化。这种代替,又与“五四”新文化运动所主张的革新观念有关。不少“五四”作家的毛笔字写得不错,但他们已不把这一点当作文化坐标。当时中国的文化教育界在大规模引进化学、物理、数学和西方人文科学的时候,毛笔文化的衰微成了一种时代必然。书法,就成了书法家而不是全体文人的行内事。这个转折,使作家和书法失去了必然逻辑。有的作家碰巧能写书法,不错,却不能以此为他们的文学水准加分。在当代,随着电脑写作的普及,这个问题就更明晰了。这不是一件值得书法家抱怨的事。但是,我希望中国作家的大多数,能够欣赏书法,至少有兴趣。想想我们天天摆弄的汉字居然有人写到那种美丽的程度,应该让作家感到兴奋。

张公者:20世纪写白话文的作家因其早年的底子,能写毛笔字,而且大多数很有功力。鲁迅、钱鍾书、胡适等的字具有书卷气。

余秋雨:很抱歉,我觉得钱鍾书先生和胡适之先生在书法上是缺少功力的,但这一点儿也不影响我对他们的尊敬。20世纪前期的大作家中,字写得最好的还是数郭沫若。鲁迅、茅盾和沈从文也还不错。学者中写得较有特色的是马一浮先生。反倒是政治人物中,有一些人的书法写得比作家好,例如康有为、谭延闿、于右任。

张公者:当代学者能把毛笔字写的有模有样的人太少了。您的字有米字风神,又是学者字。

余秋雨:我小时生活在一个贫困的山区,离县城还有60里路,家乡除了我妈妈以外没有一个人识字。我上了乡村小学以后没见过钢笔,钢笔在当时的农村是一个奢侈品,连铅笔也比较奢侈。小镇上能够买到的是毛笔,极其便宜,几分钱一支。我们在课堂里记笔记、考试,都用毛笔,包括算术课也是这样。因此,我所有的小学同学,操作毛笔都会比较熟练。我写毛笔字的功底,就这儿打下的。当然后来还有一个提高过程,譬如我在安徽工作的叔叔特别喜欢颜真卿的《祭侄文稿》,而我的外公又善于写柳体和欧体字。

我认为毛笔字写到一定程度,需要超越技术,而获得一种神秘的“气”。我的好朋友贾平凹先生告诉我,有一次他到新疆的沙漠里去,盛受强烈,回来后书法就有很大提升。

张公者:回到书法家本身。书法创作的载体是汉字,汉字让书法家有展示自己创作的空间,任性发挥,而文学(指书写内容)同样也是书法创作的载体之一。我们不能想象也无法接受,错字满张文辞不通的“书法作品”会给人以启迪、给人以美的享受——即便是它的“艺术创作不错”,也无法让人容忍。我们总不能去吃一块口感很好却带毒的蛋糕。

余秋雨:对这种事我倒觉得要宽容一点。今天的书法家是多元组合。有的书法家更偏向于艺术形式,偏向于线条的流动状态,更看重水墨线条这种“有意味的形式”。这样的书法家,对内容的要求并不是很高,我认为也应该支持。第二种,把练字当作一种人格修练,修练在天天不息的撇捺顿挫之间,他们也未必特别在乎内容。当然也有一种比较古典的书法家非常讲究书写的内容。我认为,在形式和内容的关系上,我们有理由更多地关注形式。当然在内容上,也不应该出现错字满篇、文辞不通的情况—除非是故意的。

5_副本余秋雨 庄子《逍遥游》(局部)

现实与历史

张公者:中国古代传承的书法作品,是书法艺术本身(体)与文本内容以及作者人格魅力三个方面的聚合。书品、文品、人品成就了经典。

余秋雨:你说得对。但是我们也应该清醒地看到,今天的书法发展,不能过多地挪用古代概念。与古代书法相关的社会气氛和历史话题都发生了巨大变化。我相信在现代再也不可能出现类似于《兰亭序》或《黄州寒食贴》这样典范的作品。我们尊重经典,但不要做太多传承经典的梦。就像我们现在有好多作家一样,老是希望自己的作品能够在文学史上有地位,他们完全不知道一切都已改变。今后的文学史谁来写?要不要统一的文学史?这种文学史会不会进课堂?大家在自主阅读的环境里还会不会服从文学史?……这一系列问题早就放在眼前了,而大家还幻想着过去暂时出现过的现象,希望重复在自己身上。只要是明白人就会懂得,王羲之不可能出现在颜真卿时代,颜真卿也不可能出现在苏东坡时代。每一种生存方式随着时代的变化都在天翻地覆。我们今后的文化生态会什么样,真是无法预计。至于社会能否接受我们,更不要考虑。即使是王羲之、颜真卿的书法标本,写的时候根本想不到会以书法传世。我的想法就是,我们只需要保持住自己对美的认定,在心灵当中寻找一种诚实,然后创造我们自己的美。至于他会不会成为《鸭头丸帖》或什么,不知道,这不要太多考虑。太多考虑的话就会成为中国文化界那种你争我夺、互相贬低、文人相轻、书家相轻的现象,大家争地位,成了“争座位帖”了,就不好了。

张公者:您认为后来的文化史的书写不像我们今天对我们前辈、对以往的历史的书写方式,是因为今天时代的多元、创作的多元、思想的多元、文化的多元。而历史总要有人来书写,我们不知道后人如何评定我们今天的艺术史,这可能是观点与审美的不同与变化造成的。而对我们今天的定位,后人总是要给的。我们现在除去自身的努力之外,能参考的也只有我们今天如何看待我们的先人,就像今天说到王羲之、颜真卿、苏东坡,我们后人总也要提到他们认可的名字。今天我们该怎么做?

余秋雨:这是中国文化人的一个大毛病,太在乎“历史的结论”了。不要过多考虑前后左右的评价,而要诚恳地投入美的创造过程。我想我爸爸这一代为什么在“文革”中受了那么多的难,就是整他的人希望在历史上给他留下一个负面的政治判断,是什么什么……我爸爸痛苦了十几年就是想在档案上留下一个好名声,所以我爸爸也多次想自杀。其实那种名声是过眼烟云,对于负面名节是这样,对于正面名节也是这样,都不重要。书法家们,你们能不能首先摆脱这个魔罩?

张公者:这不是您父亲这一代人他们本身的问题,是历史的问题。

余秋雨:是历史观。我刚才讲到很多传世法帖只是偶然之作,甚至只是便条,是草稿,那就说明便条有可能进入历史,而反复修饰的文稿却早已失之听闻。同样的道理,被后人怀念的文化人,不一定是当代最强势的人。陶渊明在唐代就不怎么有人知道他,直到宋代,隔了多少年了,大家似乎重新发现了他,苏东坡说陶渊明比李白杜甫都好。现在已有越来越多的事实证明,很多争得你死我活的所谓“历史结论”,其实带有巨大的虚假性和不真实性。去翻《二十四史》,我们以为都是真实的,但仔细一看问题太多了,它是史官写的,写的是朝廷史,没有写出民间生态史和文化生态史。因此,我们不能为这种“历史结论”活着,只有这样,我们才能放松精神,不再左顾右盼,不再前思后想,真正把字写好。

张公者:我很赞同您的这个观点。历史的公正,实际上是每个时期人们的观点吻合,就像今天我们认可的某一历史人物作品,我们的后人也许不认同。只是后人的评定总比同时代人要公正,没有过多的受艺术之外其他方面的影响,更多的是考虑艺术本体,更多的是基于史实。而作为艺术创作具有时空性。比如说梵高,他的创作是不被他同时代的人所认可的。还有黄宾虹,只有傅雷一个人懂他,同时代的人也没有像今天的人那么喜欢他的作品。他们创作出超越时代的作品,他们的创作是几十年后人们的审美标准,他们与当时的时代不合拍,却创造了未来。陶渊明也是这样,大唐气象是那个时代的标准,宋人喜欢他的作品,正吻合了宋人的思想与追求。

余秋雨:我在这里必须说明,书法家应该与评论家不一样。历史的公正、坐标的回归……这些宏观思考也只有评论家才该注意,书法家自己连想也不要想。创作者只顾埋头创作,一切都让它去。对评论家来说,也一定要明白艺术没有统一标准,而且永远在不息地变化。评论家可以从自己的角度描述云天,却不要企图捕捉云朵。有的评论家把自己看成是可以捕捉云朵的天神,实在有点过分。

6_副本 7_副本余秋雨 屈原《离骚》(局部)

谈建筑

张公者:在公共审美方面令人担忧的还有我们今天的建筑。

余秋雨:你说得对。在公共审美领域,更大的问题是建筑。与公共书法相比,它更宏大、更坚固、更不可更改、更能强烈地表现一个城市的文化品位。因此,我这些年在建筑上发出的呼吁更多。上海评十大建筑,除建筑学家之外还有三个评委,那就是陈逸飞、谢晋和我。我们不是建筑学家,只从一般审美的标准去要求,如何使一座城市能够不失美学上的尊严。在奥运会以前,我也曾经给国家有关部门提过,第一,让专家和市民投票,把北京街上不能不清除的丑陋建筑评出来,再请建筑学家采取措施;第二,清理罩盖建筑的大量广告、标语、口号,让设计师们的“原始才华”呈现出来。我觉得在这些问题上,知识分子也应该有所作为,因为那些建筑属于“公共审美”。
这里我又不得不提出一个我在不同场合多次提出过的痛苦问题:我家乡浙江的好多县,在公路边盖的很多农民新家,屋顶上都竖起了一座座小型的“埃菲尔铁塔”,实在太难看了。最近流行的是变成了五个埃菲尔铁塔,中间有一个大的,旁边有四个小的。你想想看,在高速公路边中国富裕农村上空,全部是密密麻麻的埃菲尔铁塔,有不少还镀了锃光锃亮的银色,实在是低俗到不可容忍的地步。在美学上,这像一场瘟疫,快速传染。对此我深感羞愧,因此曾经非常辛苦地找过那些地方官员,官员也毫无办法,因为这是建筑的自由,一点没办法干扰。我觉得需要我们的美术家协会或者建筑美学协会这样的专家们,组成一个专业群体,和政府的有关部门连在一起,构成一种使人很难辩驳的“专业意见”,甚至叫“专业规范”。朱镕基在做总理的时候曾经提出过,希望中国的建筑学家根据东方美学和民间美学,设计出两百多种农舍的基本样式,供农民选择,不能让村子里的包工头胡乱设计,破坏了大地之间的公共美学。农民有选择的权利,但没有自己设计的权利,在这个问题上,我们不应该借口自由而放任民粹主义的低俗病疫,因为土地上的景观、农村的天际线,是人民公有的,低俗的选择严重地侵害了人们的审美权利。我主张,丑化中国大地的行为必须用必要的手段加以阻止。为什么好多人喜欢到欧洲去旅游?其实中国的自然风景有好多,到欧洲,主要是看他们城市的建筑。从文艺复兴时期开始,就有高水准的专业人员投入到公共空间的审美设计和审定,其中就有米开朗基罗这样的杰出大师,做了各种各样的公共雕塑和设计。当时是由贵族聘请他们的,其他人不一定懂得他们,但会模仿贵族,一模仿贵族就等于模仿了大艺术家所设计的房屋的样子。所以现在去看他们运用的色彩,他们的建筑形体,他们街道上各种各样的装潢,都符合规格,原因就在这儿。这种建筑本身变成了一个大学校,这个学校造成了一代一代人审美意识的提高。千万不要看到丑陋的建筑就说我们学校里边的教育太差,不,最大的课堂就是审美现场,不能等着中学老师在课堂上教给学生怎么搞建筑,这不行的,现场的教育是最好的教育。

张公者:浙江农舍埃菲尔铁塔式的建筑也是一种环境污染。

余秋雨:这是一种环境污染,按照我的讲法就是视觉噪音。清理公共书法,也就是出于同样的理由,为了减少视觉噪音,让王羲之、颜真卿、苏东坡的在天之灵活得更安详些。

8_副本余秋雨 苏轼《赤壁赋》(局部)

关于中国画的材料和工具

张公者:请您谈一谈中国画。

余秋雨:中国画,是个非常大的题目,我今天只能谈一点。中国画,我个人觉得,可以做很多美学方面的解释,但我还是想从非常实在的角度指出,中国画和西画的一个根本的差别就是材料和工具的差别。工具决定了文化的存在方式。中国艺术家用了毛笔、宣纸、墨、矿物色彩,组成了中国绘画的脉络。工具是一切的基穿米开朗基罗开始雕塑的时候,花很长时间去找古希腊雕塑家取石材的地方。因为雕刻的时候被描绘人物的每一块肌肉、每一个笑容都是和石材有关系的,甚至和雕刻刀有关。当时米开朗基罗曾找过一大片,不同的材料构成了不同的系列。这个出发点不是精神,是行为方式,行为方式的存在决定价值。中国的书画材料引发了中国艺术的写意系统,然后进入与欧洲完全不同的审美系统。我的思维,在20世纪后期从美学上升到文化人类学,因此特别关注生态层面,包括材料和工具。这就像我在讲当代书法的时候,一定不会局限在书法本身,而必然会考虑从毛笔到钢笔、到电脑的工具性转变,而且是不可逆转的社会性转变。这个问题比空泛的美学讨论更重要。

9_副本余秋雨 采石矶碑(局部)

文化良知

张公者:您在回答别人问题的时候有没有这样一种情况:您心里并不认可某种观点、事物、人等等,可为了不给对方难堪,会说出认可的话,并且让人感到听了您的表达之后又非常信服您的真诚。

余秋雨:这样的情况,对我来说很少,几乎没有。

张公者:您不说违心的话?

余秋雨:我不说。最多暂时沉默,但不会绝对沉默。认识我的人都知道,我拒绝了百分之九十以上的参加各种文化活动的邀请,包括大量的评奖、颁奖活动,原因就在于我不赞成那些活动的基本内容或发生方式。历年来我受到最多的诽谤,主要原因就在于我的直言。

张公者:是出于自己的文化良知或者说是做人的原则?

余秋雨:这两点没有区别。对一个文化人来说,文化良知就是做人的原则。文化良知关系到人间文化秩序的建立,如果人间文化秩序错乱了,那将是一场无声的大灾难。

张公者:您曾做过多年上海戏剧学院院长,它给您带来的最重要的自身意义是什么?

余秋雨:社会责任感。担任这样的社会职务,对自己是一种严格的训练。在接受这种训练之前,我们也会谈论社会责任感,但比较空,摸不着边际。一担任社会职务,就必须为大量素昧平生的人服务,天天负担起他们的喜怒哀乐、生死祸福。对每一个具体的人、具体的事务,需要立即产生权威、产生判断,并采取合适的措施。这一切,使自己的社会责任感变成了实践。我变得扎实了。

张公者:文化学者,这个称谓是您自己定位的还是学术界、传媒界他们定位的?

余秋雨:他们定的。我当时比较喜欢的是叫“文化旅行家”、“旅行者”,因为我走的路比较多。也可以简单一点叫“文化行者”。文化两个字的范围很大,不仅仅是指文学专业。我为文化制定了一个定义:文化是精神价值和生活方式的共同体。

张公者:您看自己的博客吗?

余秋雨:没看过。有一家网上书城的一位工作人员在帮我打理,我彻底不管。

张公者:您的博客有很多帖子,除去对您的赞扬之外,有一部分是不赞成您的观点的,甚至对您的行为做法有反对意见的。您为什么不删掉?

余秋雨:那就在后面放着好了。我做自己的事,而且全是好事,有人要来反对,就必须制造一些“观点”和谣言,这很可笑,不值得去理,连反驳和删掉都是多余的。例如去年5·12地震,我被全国的抗震救灾所感动,到灾区做了很多事,但几乎每一件事都受到文化界少数人的反对。当时有一些失去了孩子的家长跪在废墟上要求惩处校舍建造商,我就要求当地政府保留废墟上的证据,然后又劝说那些灾民,堰塞湖每时每刻都有可能崩溃,应该回到安全的帐篷里去。这被少数文化人诽谤成“阻止请愿”。更奇怪的一次诽谤是,就在地震发生后决定捐款20万元办一所希望小学,但灾区教育局的领导建议我,改捐三个图书馆,由我自己来挑选书。于是我就用20万元买书,再追加30万元购买图书馆的设备,三家图书馆都得在今年9月1日落成。由于整个过程我是亲自组织团队完成的,没有交给红十字会来做,因此有人造谣说是“假捐款”,又说怎么不直接捐钱,却捐了书。灾区的教育局站出来说明事实真相,他们仍然一片喧哗,在网上大吵大闹。我与他们的对立,已经持续了整整一年。他们在海外媒体一直宣扬,中国的抗震救灾是“灌迷魂汤”,“一切都是假的”。我不是政府官员,但我坚持,中国人在这次地震中表现优秀。我反对用诽谤别人来获得自己名声的做法。

我深感悲哀的是,中国文化界怎么会被这样的造谣者所践踏,而我们却毫无阻止的办法。例如,十几年来,他们一直在造谣说我在“文革”里面参加一个叫“石一歌”的组织。我悬赏了600天,任何人能够指出我用“石一歌”的名义写过一篇、一段、一行、一句他们指控的文字,我就奖给他我全年的薪水,这事由上海的律师协会的监视长来执行。600天,结果没有一个人能指出,可见这彻底是谣言。但奇怪的是,直到今天,他们还是这么说,永不改口,又永不出示证据。

张公者:他们为什么会这样呢?

余秋雨:一开始我也纳闷,为什么永远闭着眼睛颠倒黑白。后来才知道,造谣诽谤,是他们的生存方式。

张公者:是因为他们不赞同您的观点吗?

余秋雨:这些不断攻击我的人基本上没有什么观点。我粗粗算了一下,他们一共是四五个人,都是中文系现代文学专业毕业的,不会创作,不懂外语,不懂古文,全部才能只是会写大批判文章,但又胆小,不敢批判官员和团体,只敢拿我这么一个没有官职却比较出名的人来攻击,证明自己还有活干,顺便赚一点稿费。最近还有一个与我有关的谣言,说我跟马兰离婚了。这样的谣言,每半年就有一次。我觉得他们实在太空了。书法家一定不会与他们搅在一起,因为书法家要练字,没有那么多时间。

张公者:刚才我们和您、和马兰女士一起吃饭。看得出,您和马兰女士很恩爱。

余秋雨:谢谢你。但造谣者还会说,恩爱是假的。或者说,这个马兰已经不是原来的马兰。

张公者:转换一下话题,您的散文有很多是在行旅中完成的,涉及到历史,包括科学、地理学诸多方面的知识,而往往当时又没有图书等资料可以查阅。您的知识储备跟得上您的思想、跟得上您要表述的内容吗?

余秋雨:跟得上。我对于我所写、所读的广阔的知识领域,有比较充分的准备。

张公者:这是您智慧的体现吗?是有意为之吗?

余秋雨:不是有意的。当时我们在恐怖主义地区历险,生命每天都在危险中。当时中国没有出版过这方面的书,那里更没有书店可言,连像样的商店都找不到,我凭的就是自己的积累。为什么有那么多知识积累?就是在“文革”中,我为了逃避政治运动,躲到了浙江一座半山上潜居,碰巧碰到了蒋介石留下的一个藏书楼。在“文革”结束后,我又把自己关起来,用7年时间在研究整整14个国家的历史,后来写成了《世界戏剧思想史》、《中国戏剧史》、《观众心理学》、《艺术创造论》等著作。这些著作表面上都与戏剧有关,实际上都广泛涉猎人文科学和社会科学的各个层面,包含着大量知识。

张公者:您都能记得下来吗?

余秋雨:如果忘掉一部分,总还留下很大的一部分。我在那么多学术著作中自己完成的外文翻译部分,尤其是我在《千年一叹》、《行者无疆》中涉及的世界各国的历史文化知识,至今没有一处被指出有误。这是因为,那些诽谤者完全无法进入这些部分。只有一个人曾写书“揭露”《文化苦旅》中有大量“文史错误”,在全国也大闹了一阵,但是后来当代文史权威、复旦大学古籍整理研究所所长章培恒教授连写三篇长文,一一予以批驳,认为那个人是乱说,事情才阻止。但所有参与诽谤的媒体一家也没有道歉。我想,他们的“勇敢”,确实与他们的无知有关,也与他们缺少“耻感”有关。

张公者:您是如何记忆的?

余秋雨:我让一切重要的内容都在脑子里作系统地处理。一切系统化的东西就很难遗忘。我重视记忆的感性,因此总是走访现畅到了现场,记忆就更牢了。这是一个既有系统、又有感性的知识储备。

张公者:我觉得一个人的格局对成就事业起到一个至关重要的作用。比如说苏东坡,他不仅在诗文书画方面有很大成就,同时也做官,关心民间的疾苦,关心一切与人类有关的事情……是这些成就了他在文艺方面的高度。颜真卿,在国难危亡的时候挺身而出。也包括王羲之,他的《兰亭序》也是在思考人生。我觉得格局是影响着人的成就的。而您放弃了做官从事政治,假如拥有这些岂不是会更加丰富您的人生和您的创作吗?

余秋雨:格局与职位无关。格局在于宏观视野和深层思考,并把自己的生命价值托付给宏观视野和深层思考。挺身而出的勇气,也来源于此。例如我前后讲了,我一年来为中国在地震中的表现喝彩,就是从宏观上比较了世界各国的救灾情况,又对生命哲学作了深层思考的结果。因此我有足够的勇气来反驳少数文人对中国人民的诬蔑。

张公者:您虽然不去做官,但还是关心政治。

余秋雨:我只关心政治在人本意义和生命价值上的展开,当然也关心中国文化在世界范围内的兴衰。但我绝不关心官场谋略、人事升迁。二十年前毅然辞职,也是为了告别政治的操作层面而进入它的人文层面。我一直认为,人文价值高于政治命题,而自然天道又高于人文价值。

12

王镛
当今富有独立见解和开拓精神的艺术家,
在诗、书、画、印四方面都取得了较高的成就
他的作品涌荡着一种向往原始,
向往自然的人文态度,
透脱着一份苍茫与雄浑的大朴境界,
……

1

王镛 ,一九四八年三月生于北京,山西太原人。一九七九年考取中央美术学院李可染教授研究生,攻山水画和书法篆刻专业。一九八一年留校执教。先后任中央美术学院学术委员会委员顾问、教授、博士生导师、书法研究室主任、中国艺术研究院研究生院博士生导师、中国书法院院长、文化部优秀专家、文化部美 术专业高级职称评审委员、文化部文化市场发展中心艺术品评估委员会委员、中国人民对外友好协会艺术创作院名誉院长、李可染画院副院长、《东方艺术•书法》 杂志主编。

王镛先生访谈系列
艺术家要善于思考

我认为,对于一个艺术家来说,学会思考善于思考是非常重要的,有人认为在一个成功的艺术家身上,天赋、勤奋、眼界、思考、名师缺一不可,这也是人生不可重复的机遇。而我觉得,在这些因素当中思考更为重要。天赋如果缺乏思考,会逐渐泯灭,变为平庸。勤奋缺了思考,会没了方向,越练越糟。眼界没有经过思考,也不会提高,名师教得再好,没有自己的思考,只能盲从,也不会受益。缺乏思考,懒于思考,这是搞艺术的大忌。

2_副本

对于当下火热的艺术收藏市场,我也保持着冷静的思考。我觉得作为一个艺术家,要守得住寂寞,还要有高度的责任心,认真对待自己的每件作品,不能应付。艺术家热爱的是艺术,钱在其次。回想自己从五十年代到八十年代,自幼学了三十年艺术,从未收入过一分钱,为什么?因为爱艺术,后来进入商品经济,才有了笔酬。有人收藏你的作品是好事,但也应激励你不断进步。才能不辜负这个收藏群体。

3_副本

耐得寂寞不太容易,尤其是当下。我觉得主要是你对艺术的态度。如果认为可以通过艺术去谋求功利,肯定就耐不住寂寞,不是“耐不住”而是根本不想“耐”。耐得寂寞是为了提高艺术,而提高艺术也想得到社会的认可。这样一来,就有捷径啦!通过结交权贵,通过经营炒作。都可以获得有话语权的人的所谓“认可”。

4

耐得寂寞,提高了艺术水准,得到有眼光的专家的认可。这样才有人生的价值,这两种结果,哪个更值得?人生观不同,结论也不同。前者可以风光十几年,几十年,但在历史长河中,肯定是昙花一现。而后者的历史价值就不言而喻了。

5

12

墨池是什么?

一个正在飞速成长的书法APP,一个由30,0000用户、上百位导师共同组成的书法社交平台。

墨池在线课程有多牛?

—— 我们有很牛的导师:

中国书法家协会会员!中国书法兰亭奖获得者!各种国展名家!

我这么讲,你可能觉得我在吹牛。

那么李双阳、王增军、何志斌 、胡海峰、廖炳智、王堂兵等著名书法家;

高少珂、傅绍尉、毕云扬、武盼龙等诸多国展高手。

如果你听说其一,就会相信,这就是【墨池学院】。

—— 我们有很牛的教学系统:

全面了解《大字阴符经》、解析钟繇《宣示表》
行书入门解读、
到中国画学习、国展投稿解析、
汉代印章临摹解析、有一种小楷叫王献之、
如何临习《大观帖》、草书/小篆字法快速记忆
到玩转《书谱》

涵盖楷行篆隶草、入门级、国展冲刺班等公开课,以及逐、字、解、析的视频专栏。

公开课参与学习人数多至1000

实时与回放两不耽误

——还有很牛的运营团队:

比如我们。

墨池给培训的导师带来了哪些好处?

首先,远超线下培训获得的报酬

(知识比你想象得更有价值)

其次,导师在墨池站内享有推广权

(一打开墨池,全是你!)

并且,还可以定制导师专用文房产品

(请承包墨池商城下一个爆款)


既写得好

又讲得好

墨池分分钟为你开放导师注册系统

▿▿▿

若满足如下要求

1、中书协会员或艺术创作优秀者

2、有线下或网络培训经验者

3、能够接受墨池在线课程培训方式的导师

请点击链接上传资料页面

墨池导师注册系统

届时会有运营人员与你联系,墨池导师团队,期待你的加入~

1

大家都知道,书法脱胎于汉字,是汉字书写的艺术。但是呢,两者的关系又没这么简单,书法其实还是汉字书写的一门学问。所以,对于练字的我们来讲,了解一点文字学对我们写书法还是很有帮助的。

比如,大家看下面两个字:

2

3

有一定基础的同学应该晓得,虽然两个字起笔都是一横一撇,但笔顺却正好相反:“左”是先横后撇,右是先撇后横。而且,右字的撇画起笔还有一个小撇。

为什么是这样?这里边就有文字学的关系了。

左的象形文字就是左手

4_副本

右的象形文字是右手

5_副本

于是“右”字在后来的演变中,第一笔撇化,中间的笔画放平,成为我们今天看到的样子。起笔的小撇也是从这里演化来的。

左字正好相反,是翻上去的写的。

根据东汉许慎的总结,汉字造字有“六书”之说,六书中又有“四体二用”,“象形、指事、会意、形声”属于四体,是造字法;“专注、假借”属于二用,是用字的方法,不产生新字。

我们可以拿象形字来看一下古人造字的思路。

下面是“牛”和“羊”的象形文字,那这两种动物怎么区分?大家可以看到,是从角来区别的,牛角向上,羊角向下,至于是水牛、黄牛、绵羊、山羊都无所谓,牛羊的形象已经出来了。所以古人是选取最能代表事物特征的形象来造字。

6

了解这些对我们写字有什么用处?

清代傅山说:“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格。”

所以写字想脱俗,最重要的不是技法有多高,而是要对汉字的演变要有了解。

还是用事实举例。

下面是《礼器碑》的鹿字,如果观察够仔细的化,会发现一个奇怪的地方,就是“广”的上下两部分是分开的,不是我们今天的写法。

7《礼器碑》

8《史晨碑》里更加明显

如果懂点文字学的话你就会明白,这其实根本不是“广”,而是甲骨文金文中鹿头简化的结果。不信请看,东汉《洛阳刑徒砖铭》里的鹿字就相当明显,包括一开始提到的右。

9

所以,如果你把它理解成广并且这么写了,就是傅山所说的俗。

10《礼器碑》的“曰”字,横画一断一连

其实这不是写法上的变化,而是这个字造字之初就这么写的:

11周代·散氏盘

最后一个例子,《张迁碑》的良字,起笔也有一个小笔画,有人解释为石花。

12

很明显并不是,跟上面一样,这也是造字之初意向的残留。所以下面钟繇这么写也是有原因的,所谓高古的气息,就是这么来的。

13

总结来说,懂点文字学对于我们写字简直是件百利无一害的事,内功外功双修才是王道!


一字一世界
一切都在墨池的学院高凤仙峄山专栏
在单字解析中了解峄山碑的真谛之美

微信图片_20170525150046

高凤仙老师逐字示范解析《峄山碑》

为什么要写峄山碑?
为什么各大书法院校入门是峄山碑?
为什么真、行、草、隶高手也要写峄山碑?
峄山碑有什么密码,如何临习峄山碑更加准确?
如何打造峄山碑成为书写线条的高手?
如何挖掘峄山碑的元素为创作服务?
……

点击查看详情

—— END ——

白砥书法学堂:
走进经典碑帖之——朴拙意趣《张迁碑》

《张迁碑》:亦称《张迁表颂》,隶书,高270cm、宽115cm。碑文记载了张迁的政绩,是张迁故居韦荫等为表扬他而刻立的。碑阳十五行,行四十二字。碑阴三列,上二列十九行,下列三行。额× 书二行十二字“汉故谷城长荡阴令张君表颂”。最早榻本为明榻本,八行“东里润色”四字完好。清初榻首行“焕”字不损。最初记载见于明代都穆《金薤琳琅》。书体以方笔为主,结构严整、端正朴茂。

1_副本白砥 临《张遷碑》

祁斌:《张迁碑》是在什么样的历史时期出现的?它主要有那些特色?为什么说《张迁碑》是学习隶书的极佳范本?它对其他书体的学习有什么样的帮助?

白砥:《张迁碑》刻于东汉中平三年(186年),全称《汉故谷城荡阴令张君表颂》,碑Ô 在山东东平,现置山东泰安岱庙。东汉隶书,已基本走出西汉时带× 意的写法,字形由长趋方趋扁。《张迁碑》已是完全隶变后的字体,但书写者似乎对于“古法”还情有独钟。它的主要特色可以概括为几个方面:一是线条沉厚浑穆,与西汉时期的《五凤刻石》等相比,《五凤刻石》圆融,《张迁碑》方劲,在其一为圆笔,一为方笔或方圆结合的用笔之故;二是结构不拘一格,巧中出拙。《张迁碑》不同于《礼器》《曹全》等汉碑,其字形多变而少定式,没有束缚但又中规中矩,结字方式极为巧妙,但丝毫没有刻意安排的感觉,字的大小、方圆、长扁等相映成趣。这种巧中出拙的美感,多为一般人不解,故《张迁碑》的价值在历史上没有得到足够多的认定。

2_副本

《张迁碑》作为汉碑隶书的代表作品,其实是毋庸争议的。如果说《礼器》《曹全》《张景》等可作为学习汉隶的基础范本,《张迁》则可作为在有一定基础后深入学隶的最好教科书。清代伊秉绶、何绍基等大家均为所取法,并出而自成家数,他们风格的老到深厚无疑从《张迁碑》中汲取许多。我以为《张迁》与《石门》是汉碑中风格最为强烈、同时也最难学习的两件作品,如果没有相当的基础,它们线条的质量及结构的变化很难理解。如初学即入手其中,有时可能会不得门径,线条容易写得粗糙,结构容易写得怪异。所以,我主张学隶先学相对平正、笔法明显一路的,待能做到稳、准、狠之后,再学《张迁碑》,或许能够悟到它的高妙。

学《张迁碑》的好处不仅仅在于能够学习一种隶书,更重要的作用在锤炼笔力、体验古穆。若能将这种沉穆古拙的感觉写入行书、草书,其格调自会很高。

3_副本

4_副本

5_副本

6_副本

白砥 以《张遷碑》为基础的创作

7_副本

8_副本

9_副本

祁斌:请问《张迁碑》作者当时是否用锋颖非常短粗的毛笔书写的?所以长笔» 往往用两笔或者更多的笔» 完成的?我们在临写的时候,是否也要这样去做?

白砥:《张迁碑》Ô 本的用笔方式如何,现在恐怕很难考证。线条¾ 过刻石,Ô 本书写时的用笔定会有所“损伤”,对比一下《集王羲之圣教序》与王书摹本手迹,尽管刻工高明,还是有所区别的。关键是,我们站在什么角度去理解线条的美感。如果你只追求动作,你在临写刻本时可能会不得要领,因为墨迹¾ 刻,动作似乎“隐藏”起来。加上¾ 过时间推移,碑刻¾ 风沐雨,多漫漶不清,笔法更在云里雾里。但如果你追求线条的质量,则或许你会认为¾ 刻后线条显得笔墨迹厚重了许多,汉魏碑刻的风化更在一定程度上加深了这种厚重古穆的美感。所以,抱着死心眼硬要把它Ô 本的用笔是怎样的搞清楚,可能会掉入单纯技法主义的泥坑。

《张迁碑》的线条一波三磔,这绝不是简单的用笔能够体会的。这种一波三磔,有当时书写的因素,也有后天风化的作用。如用非常短粗的毛笔书写,只会写秃线条,其意趣不可能这般幽长。当然,长锋难以写得这般粗实。《张迁》的长笔» ,又非一定用两笔或更多的笔» 完成,但提按肯定不是一带而过的。这种线条的提按变化极为微妙,按中有提,提中皆按,厚实中寓含灵活,如只是平实地写,则少变化;而若颤抖地提按,又一定造作。所以,碑刻线条的用笔须有相当的¾ 验积累,才会有所认识。

10_副本

祁斌:《张迁碑》的笔» 有什么特点?如何写好《张迁碑》的常见笔» ?

白砥:《张迁碑》笔» 的特点上面已有提及。其方笔与《龙门造像》一类的方笔是不同的,它的方不见刀痕,其间有很多变化,或方或圆、方圆结合。同类的线条,起笔与收笔会有所不同。起笔的方不见定势,收笔的雁尾也有很多不同方式,这可从字帖中作具体的对比。
祁 斌:临写《张迁碑》采用什么样的毛笔为宜?每个字的大约尺寸以多大为宜?书写的姿势以什么样为宜?
白 砥:《张迁碑》气象博大,所以我主张写大,不要只临Ô 帖大小。当然写大不是写粗糙,大而能微妙,才是上策。大到什么尺度?因人而异。在能写大之后,再回过头来写小,这小或许能得大气象。当然这只是我一家之言,每位学书者书写体验会各有出入,我不反对能先写小再写大的方法,读者可根据自身的特点加以调整。
大字站着写,小字坐着写。但坐着写视线短,可能会在一定程度上影响对字的结构关系的把握。

祁斌:清代康有为在《广艺舟双楫》中说:“《张迁表颂》其笔» 直可置今真楷中。”这应该怎么理解?是不是说《张迁碑》和楷书有很多通融之处?

白砥:康有为此言,我的理解是,《张迁碑》的笔» 深厚老到,可以作为楷书线条的楷模。碑学理论中不少言辞是对唐以前碑刻书法线条美感的描述,如包世臣的“中实”说便是如此。唐及唐以后写楷书多及两端的动作变化,较少关注线条中段的动作,以致书法后来在一定程度上异变为只强调动作程式的一门技艺。康氏对《张迁碑》线条的理解,无疑在其浑厚沉实古穆,这正是唐以后楷书所缺少的。故康氏说“其笔» 直可置今真楷中”,言下之意在于以《张迁》之实医后世楷书之弊。

祁斌:《张迁碑》的碑额极具意趣,您对它是怎样理解的?

白砥:汉碑碑额多用× 书,但汉× 与秦× 比,形式多见意趣,有时甚至别出心裁。《张迁碑》额× 字形很扁,完全不似秦× 般的挺立,而用笔又多用隶法,线条盘曲,说明书写者“玩”的意思很重。不过,与过分盘曲的鸟虫× 写法不同,《张迁》碑额能够曲而简,弯且幽,且字字顶叠,穿插有致,似乎是一个结构大师的意念之作。

祁斌:您的行书有很浓厚的《张迁》背景,您是怎样从隶书转化为行书的?

白砥:通常意义上的行书是指楷书的快写,这只是就字体而言。其实历史上在楷书之前也存在一定“样式”的行书,如汉代竹木简上的有些隶书快写字体便是。隶之美在于“古”,这“古”不是指时间,而是指审美,即有古意。我们说《张迁碑》古穆,便是此意。楷书之不及隶书“古”,是因为楷书动作程式过于明显、挑露,而线条中段多一带而过,由楷而入的行书自然更可能先天缺少古意,所以,我个人的探索很大一部分是从× 隶书化入行草,即把× 隶的古意转移到行草书创作之中,使之具有× 隶般的古意与厚重。《张迁》的线条美感已如前述,它自然地成为我行草古意探索的一个中介。当然,由隶入行、入草,极易使结构变得怪诞,因为隶书宽博,很难转入行书的连带便捷,故常常须以结构的呼应造势。不过,从过程意义上理解,结构的“古”是由“奇”“怪”¾ 过修炼慢慢“养”成的,待到火气湎没,古意便存。若只事平正,隶书定难入行。

11_副本

白砥 临《张迁碑》碑额

12_副本

13_副本

14_副本

15_副本

16_副本

白砥 化《张迁碑》入行草

17_副本

18_副本

19_副本

20_副本

12

“三十年前的上海,一个有月亮的晚上……我们也许没赶上看见三十年前的月亮。年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠,陈旧而迷糊……”

上海朵云轩木版水印传习室的墙上,印着张爱玲小说《金锁记》开篇的这段话。眼前的传习室,仿佛就是年轻人眼中三十年前的月亮,一个遥远的传说。在这里,天光似乎慢了下来。屋内水汽氤氲,一个女孩用手机放着韩剧《太阳的后裔》中的插曲,双层的玻璃窗隔绝了外面延安西路的车水马龙,营造出一个缓慢而抒情的世界。

IMG_5698

上海朵云轩木版水印传习室内水汽氤氲,双层的玻璃窗隔绝了外面延安西路的车水马龙,营造出一个缓慢而抒情的世界。

木版水印法是全世界唯一一种可以精确复制、且是全手工制作的复制方法。这是一个以笔墨为底色,水印刀凿的艺术世界,它源自中国古老的雕版印刷术,根据水墨渗透原理显示原作的笔触墨韵,“镂象于木,印之素纸”便是对这种工艺的诗意概括。

它大致可分为勾描雕版套印三大流程,具体细分的话步骤则可达百多套。一幅二十厘米见方的程十发《双鹿》,勾描、刻板就达到17块,套印次数达到50多次;献礼上海世博会的任伯年《群仙祝寿图》,光刻板就在2000块以上,套印次数更是不计其数。没有无限的耐心、不骄不躁的心性,是很难沉入到这样的工作中的,难怪安宁的氛围会成为这里的一种“企业文化”

年轻的勾描师孔妮延正在一张玻璃纸上勾画徐渭的《荷花》。在勾描前,先要分色,看似简单的一张画作被分解出13块模板,全部分别临摹。之后,把半透明的雁皮纸覆在透明玻璃纸上再描一遍,交到雕刻师手里,让他们用坚硬的刻刀雕琢出毛笔的韵味。

IMG_5699

木版水印大致可分为勾描、雕版、套印三大流程。勾描师孔妮延正在勾描徐渭的《荷花》,依据的是此画的初版印样,边上有葫芦形“朵云轩”印鉴,有依样画葫芦之意。    

雁皮纸是一种半透明的蜡纸,常用于印刷试卷。它纤维长而均匀,呈半透明状,吸水性强但渗化不重,贴在木板上不会变形。雕版师把雁皮纸用浆糊贴在梨木版上,严丝合缝,再轻轻搓掉一层纤维,看上去几乎感觉不到它的存在,画样就像印在木板上一样。

IMG_5700

木版水印在勾描前,先要分色,《荷花》被分解出13块模板,全部分别临摹。图为勾描师孔妮延正在勾描徐渭的《荷花》    

勾描的时候,细细的一笔要表现原作的率性恣意已属不易;到了雕版师手中,那细细的笔划需要双钩方能显现,如何精准地表现原作的风貌而不呆板,考验的是雕版师的功力,不仅要对毛笔的运笔点画、起止运行了若指掌,还得“运刀如笔”,方能展现出笔墨的圆润透逸、顿挫转折。雕版师王东巧把她的刻刀排列在桌上,有五六种之多。刻印完毕,还要用圆口刀由木榔头敲打,将空白木板去掉,保留印制的笔画线条,制成“饾版”

IMG_5701

勾描之后,第二步要依照画样刻版。如何精确地表现原作的风貌而不呆板,考验的是雕版师的功力。 

IMG_5702

雕版师不仅要对毛笔的运笔点画、起止运行了若指掌,还得“运刀如笔”,方能展现出笔墨的圆润透逸、顿挫转折。图为雕版师王东巧正在进行雕版。

IMG_5703(1)

雕版师王东巧把她的刻刀排列在桌上,有五六种。

刻版完成后,按照分版顺序依次进行套印是木版水印的关键。饾版底部以传统膏药粘固于桌面,一叠画纸确定好位置,轮流覆上饾版拓印,力度轻重、时间长短、不同的水印工具都会给作品的浓淡、干湿、用笔效果带来微妙的变化。每张桌子上都有数台加湿器调控室内的湿度,以确保水印作品的质量。

IMG_5704

第三步套印是木版水印的关键。饾版底部以传统膏药粘固于桌面,每张桌子上都有数台加湿器调控室内的湿度,以确保水印作品的质量。

85后水印师陆燕玲手中制作的宋徽宗《芙蓉锦鸡图》,已经到了最后一道印制工序:印章。拉纸师协助她把画纸覆在饾版上,陆燕玲手持一枚小贝壳来回压印,力道不轻不重,复制出的印章方能得到完美的效果。  

朵云轩上百年的木版水印技艺传承下来,印刷不同的笔法都配备了独门秘笈一般大色块的印刷用棕刷,轻浅线条用毛笔,复制印章则用小贝壳。大幅的作品还配备专职的“拉纸师”。这是手口相传的技术活,有其独门秘笈,位置一旦偏差,整幅画便报废。

IMG_5705

一叠画纸确定好位置,轮流覆上饾版拓印,力度轻重、时间长短、不同的水印工具都会给作品的浓淡、干湿、用笔效果带来微妙的变化。

IMG_5706(1)

大幅的木版水印作品配备专职的“拉纸师”。这是手口相传的技术活,有其独门秘笈,位置一旦偏差,整幅画便报废。

“每一幅木版水印作品都是集体的杰作。”陆燕玲说。这里的技师许多都毕业于美术学院,他们放弃了独立创造的可能,选择这个精确度近乎严苛的工作,收入不高、没有署名。“但是这门技艺也只有我们这几个人能完成,‘朵云轩木版水印’这块牌子,就是有名。”陆燕玲自豪地表示,木版水印技艺非遗传承人,是他们共同的名字。

IMG_5707(1)

朵云轩上百年的木版水印技艺传承下来,印刷不同的笔法都配备了独门秘笈:一般大色块的印刷用棕刷,轻浅线条用毛笔,复制印章,则用小贝壳。    

朵云轩的木版水印承袭了严格质量控制,作品常能达到“乱真”的地步。“勾者笔力甚深,刻者刀锋精细,印者匠心独运,”各个环节的完美结合,使作品达到逼真的境地,所有流程一环扣一环,只要一个步骤出错,便前功尽弃。

曾有一幅仇英《秋原猎骑图》在上海海关出关时被阻,因不辨真伪,海关人员特意到朵云轩木板水印室查看求证,之后才放行;曾有一幅“白石老人”的《荷花蜻蜓》,被列为某大型拍卖会的图录封面,鉴定师将此画估价18万至22万元,其实竟是朵云轩的木版水印复制品;钱松喦的《延安颂》曾与复制品一起送画家本人鉴别,复制画竟被误认为是原作……

IMG_5708(1)

随着科技的发展,其他的古书画复制方法如珂罗版以及照相复制法已经越来越多地被机器所取代,逼真复制并神形兼备的木版水印却依然遵循着古老的印刷方式,因而也有“中国印刷术的活化石之称”,但这并不代表它把高科技拒之门外。朵云轩木版水印中心主任郑名川介绍,如今古书画原作的出借越来越难,高清数码照片成为重要的参考,将图像放大可以看到更细微的细节,包括上过几层颜色、笔触的变化、原先材料做过何种处理等,弥补了临摹复制品的不足。 

得益于文化在社会生活中地位的提升,近年来艺术品拍卖市场趋于火热,2011年,朵云轩木版水印结束了长达数十年的亏损,目前这支年轻、稳定的传承人队伍,也预示着木版水印的良好发展。除了印制精品、珍品,朵云轩木版水印也坚持走“生产性保护”路线,增加信笺、对联纸印制等,让木版水印制品更多地深入人们的生活雅趣

微信图片_20170522141110

墨池与朵云轩达成合作,将开发收藏级仿古名笺,上线倒计时2天!

微信图片_20170525133344